La curvatura de la córnea

15 enero 2026

No dejes pasar está oportunidad


 

Dejar pasar una oportunidad

Enma Calvo piensa en imágenes con marcos. Se lo contó a Peribáñez en el Heraldo. Un marco es el límite entre la realidad y la ficción. La dramaturga recuerda que cuando trabajó en un museo le resultaba muy fácil ver esos marcos, y como la obra del autor quedaba perfectamente delimitada del exterior donde nos movemos el resto de los mortales. En el teatro es el escenario quien marca ese límite entre la ficción y la vida.

‘No dejes pasar esta oportunidad’ es una obra que juega a la metáfora de convertir los pasillos de un supermercado en la réplica de la vida. Allí dos mujeres, una vendedora y una clienta, deciden tomar el control de su destino.

La estructura textual de la función deja claro que Enma Calvo tiene un discurso muy elaborado con momentos brillantes, pero con un clara tendencia a dejar a los personajes como una excusa para que repliquen la tesis que  defiende la autora. Por eso el material dramático, en lugar de conseguir que los personajes encarnen la musculatura literaria que el texto  contiene, las interpretaciones se quedan varadas en algunos momentos de stand up. Y aunque esa bien podría ser una posibilidad de representación, tras las primeras miradas de las actrices a la búsqueda cómplice del público, el recurso pierde fuelle cuando al intento por construir una relación con diálogos le falta calor en los sentimientos, mientras la apisonadora de las palabras continua ganando más y más espacio hasta que la peripecia toma dos decisiones que dejan en evidencia el interés por la enunciación: los conflictos planteados se van a resolver fuera de escena y el uso de la figura clásica del deus ex machina.

Resulta muy difícil que el espectador sienta complicidad o empatía por el devenir de un personaje cuando en el momento de alcanzar la categoría de héroe se le oculta la acción de su cuerpo, la expresión de su rostro porque todo ocurre fuera de escena dejando, de nuevo, todo el peso de la catarsis a un diálogo entrecortado , mientras el patio de butaca asiste sobre el escenario a una réplica gestual ramplona y poco elaborada a cargo de la antagonista de la historia.

El broche final de la obra es la prueba del algodón para determinar la prevalencia del discurso sobre la teatralidad con el uso del deus ex machina. Una noción dramatúrgica que se utiliza para provocar la resolución de conflictos mediante la intervención de un personaje inesperado, que en este caso vuelve a estar fuera de escena dejando todo el peso del discurso a un voz en off.

Esta manera de entender la representación deja muy desprotegido el trabajo actoral. Carmen Marín y Marissa Nolla se ven en el fregado de devolverse la pelota del discurso de una a otra, pero sin llegar a conectar con la energía humana de sus personajes, ni con el gesto ni con la palabra, esa magia de solvencia y sensibilidad que les hemos visto hacer otras producciones.

‘No dejes pasar esta oportunidad’ demuestra que Enma Calvo tiene voz propia y la capacidad para idear historias, pero también deja claro que aún tiene un trecho que recorrer para convertir ese talento en un potente representación teatral que vaya más allá del uso y abuso del discurso para ponerse a la altura de las excelentes  intenciones que se adivinan.

 

‘No dejes pasar esta oportunidad’

 

Dramaturgia y dirección: Enma Calvo Olloqui. Interpretación: Marissa Nolla y Carmen Marín. Voz megáfono: Jesús Bernal. Ayudante de dirección: Dani Caudevilla. Iluminación: Natalia Marín Marco. Diseñador de sonido: Juan Monge. Música original: Gonzalo Nuviala. Estilismo: Isabel Fernández Solsona. Cartelismo: Victoria Chesa

 

Miércoles 7 de enero de 2026. Teatro del Mercado.

Etiquetas: , , ,

13 enero 2026

Casa de Muñecas

 



Casa de goteras

Eduardo Galán revisita la ‘Casa de Muñecas’ de Ibsen con un nuevo paradigma que condiciona el desarrollo de la función. El original desvela la personalidad que Nora esconde tras una aparente trivialidad envuelta por el amor que siente hacia su marido, hasta alcanzar la lucidez de mirarse a sí misma desde la reflexión de todo lo que ha vivido, y tomar una decisión tan rompedora para 1879 como abandonar a sus hijos y la seguridad del hogar.

La adaptación transcurre en la actualidad, diluye la carga existencial y sitúa el conflicto en un machismo reacio a la conciliación familiar. La dirección de Perotti apuesta por una escenografía volátil que promete laberinto, pero muy pronto se advierte que los movimientos sobre el escenario tienen ese aire de pasearse sin sustancia, mientras la dinámica de las escenas se acerca peligrosamente al quehacer de las comedias de situación, tan preocupadas por explicar las circunstancias pretéritas, como raudas para olvidar la compleja profundidad interior de los protagonistas. Esta ligereza formal desdibuja el paulatino e inexorable arco dramático por el que deberían transitan tanto Nora como el resto de los personajes, y los deja varados en un aburrido desinterés.

Una concepción tan etérea en la relación y desarrollo de la peripecia abona un trabajo actoral con actitudes y reacciones de escasa musculatura. Una prosodia zigzagueante que anula la verosimilitud de palabras balbuceadas como la metralla de unas cuerdas vocales que olvidan la densidad orgánica, y son incapaces de provocar un mínimo impacto emocional. Tan solo cuando Patxi Freytez y Pepa Gracia comparten escenario se avista un rayito de esa teatralidad que llevaría a preguntarnos tras el mítico portazo de Nora, si la libertad es lo que haces con lo que te han hecho los demás.

‘Casa de Muñecas’

Calificación: 2 estrella

Producción: Secuencia 3, Pentación, Saga Producciones. Autor: Henrik Ibsen. Adaptador: Eduardo Galán. Director: Lautaro Perotti. Reparto: Elena Ballesteros, Santi Marín, Patxi Freytez, Pepa Gracia y Alejandro Bruni. Escenografía y vestuario: Lua Quiroga.

Sábado 10 de enero de 2026. Teatro de las Esquinas.

Crítica de teatro en Zaragoza: 'Casa de muñecas', casa de goteras

Etiquetas: , , , , , ,

09 enero 2026

Mihura el último comediográfo




Apología de la comedia

Los productores teatrales de los años 30 le dieron esquinazo a las hechuras absurdas que proponía ‘Tres sombreros de copa’, hasta que llegó el ímpetu del teatro estudiantil amateur para estrenar la obra en 1952. La crítica especializada dio palmas con las orejas por su atrevimiento formal, mientras al público burgués de pago en taquilla no le hizo gracia ni fu ni fa aquel cuestionamiento del matrimonio. Mihura escribió en el programa de mano que la situación a la que se enfrentan la pareja protagonista no era cómica, y la función del humor era envolverlo todo de una intrascendencia que le quitara peso al problema sentimental de los personajes. Adrián Perea se apunta a esa idea mediante la virguería de un texto con una  coda innecesaria y triple salto mortal: contar la vida de Mihura, como construyó su comedia más famosa, y homenajear a los comediantes.

La dirección de Beatriz Jaén se menea al ritmo que pide la comedia. Agita la coctelera del cabaret y el atropello, detiene la acción donde las palabras pesan, juega con el espacio y la escenografía para mostrar las diferentes maneras de convertir un libreto en teatro dabuten que por momentos parece desordenado, y sin embargo es el mejor caldo de cultivo para sustituir el primer plano de la carcajada, por el travelling de un variopinto catálogo de personajes perfectamente dibujados para hacer sonreír.

El elenco está de toma pan y moja. El tejemaneje de la prosodia y la eficacia en los cambios de papel certifican una máxima: todo fluye porque mientras el autor aumenta la teatralidad con la mezcla de tramas, prende la chispa del chiste o alimenta la situación cómica; el trabajo de los actores exprime sin estridencias una apabullante naturalidad para que sus interpretaciones brillen en los grandes gestos y los pequeños detalles.

‘Mihura el último comediógrafo’

Calificación: 4 estrellas

Producción: Nave 10 Matadero y Entrecajas Producciones. Texto: Adrián Perea. Dirección: Beatriz Jaén. Reparto: David Castillo, Paloma Córdoba, Esperanza Elipe, Ariana Martínez, Rulo Pardo, Kevin de la Rosa y Nacho Almeida. Escenografía: Pablo Menor Palomo. Iluminación: Pedro Yagüe. Espacio sonoro: Luis Miguel Cobo. Vestuario: Vanesa Actif.

Martes 6 de enero de 2026. Teatro Principal.

Crítica de la obra de teatro 'Mihura el último comediógrafo’ en Zaragoza: Apología de la comedia


Etiquetas: , , , , ,

02 enero 2026

De Muggle a Mago

 



Magia en un mundo de muggles

Los muggles en el universo de Harry Potter son las personas no mágicas. El resto tienen un talento innato para la magia que se potencia en las aulas del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Sin embargo en el mundo ordinario cualquiera puede iniciar los estudios para pasar de persona corriente a ese otro tipo al que llamamos mago.

Esa es precisamente la historia que cuenta la función. Un niño con la suerte de tener un abuelo que le regaló un libro de Harry Potter. En aquellas páginas descubrió que para dominar los hechizos es necesario estudiar bien la pronunciación de las palabras. Hincar codos es un buen método para conocer y dominar los ingredientes que diluyen la frontera entre lo cotidiano y la sorpresa mágica que provoca instantes inolvidables. Juan Tamaríz afirma que un mago por su sitio aúna la belleza estética del dicho «por arte de magia», con un irrenunciable compromiso de juego lúdico y festivo. La dramaturgia utiliza diferentes lenguajes para alcanzar esos objetivos.

La oralidad trenza chistes de diferente pelaje, la voz de un oráculo y la primera persona para relatar la aventura de dominar los rudimentos de la magia. La trepidante unión entre banda sonora y coreografía conecta la peripecia, y consigue que los números de magia brillen entre derroche de energía, creatividad y buen hacer interpretativo. El espectáculo empieza con la gran ilusión de apariciones inesperadas hasta que las revoluciones bajan al formato de una magia de cerca que juega con objetos pequeños. El vértigo regresa en modo escapismo de cadenas, mujer cortada por espadas, levitación con escoba y un magnífico número audiovisual que domestica los haces de luz de un rayo láser. Sin embargo la repetición de algunas técnicas dificulta que el espectáculo culmine en una incontestable plenitud emocional.

 

‘De Muggle a Mago’

Producción: Con ustedes producciones. Dirección y guión: Vanessa Gil. Coreografía: Inma Quinzá. Composición: Carlos Mansa. Elenco: Kenko Kinzá, Inma Quinzá, Raquel Carrasco, Ana Bueno, Jesús Thomas y Lluc Ausina. Diseño sonido: José Valle. Diseño luces: Cristina

Martes 30 de diciembre de 2025. Teatro de las Esquinas


Etiquetas: , , ,

31 diciembre 2025

Aprender entre lobos




 
 

Aprender entre lobos

Bruno Bettelheim defiende que el lobo de los cuentos permite a los niños experimentar que ocurrirá si no hace caso a las advertencias de sus padres. Sentir miedo y al mismo tiempo divertirse ayuda a los zagales a comprender y alentar el desarrollo de su personalidad, a diferenciar entre el temor a la representación de los seres imaginarios y los peligros de la realidad objetiva. ‘Cinco lobitos’ contribuye a ese proceso a partir de la tonada popular de los cinco lobitos que la loba tiene escondidos detrás de la escoba.

La sabiduría titiritera que atesora Iñaki Juárez conjuga diferentes técnicas de manipulación, vocecillas a tutiplén y la sonrisa de un bonachón en camisa de rayas, con el gesto pícaro de gorra y ponpom que pregunta si todo lo que pasa en los cuentos es verdad. Algún niño para sorpresa de su madre contestó convencido que si, y a partir de ahí la narrativa de la función quedó clara. Historias que asignan a los lobos un rol diferente para alejarlos del sambenito de ser siempre los malos, comprobar que cada uno de ellos tiene su propio pelaje, y cambiar el devenir de los cuentos.

Unas canciones bien guapas nos presentan a los nuevos personajes. Un lobo que sueña con ser dragón. La mala suerte de soplar y pedorrear para ni un cerdito tragar. Denunciar que los lobos se comen a las abuelas es una mentirijilla propia de  cazadores. La ternura del amor entre lobos y claro, como en cualquier familia el lobo disfrazado que descubre su naturaleza depredadora para zamparse a los cabritillos, y de paso descubrir que la naturaleza humana es capaz de abrirlo en canal, llenarle la barriga de piedras, coserla en un pispas y tirarlo al pozo, al río o estrujarlo hasta hacerlo picadillo. Ya saben, los cuentos como ese equipo de supervivencia para enfrentarnos al mundo y sus desafíos.

 

‘Cinco Lobitos’

Calificación: 4 estrellas

Compañía: Teatro Arbolé. Producción: Esteban Villarrocha. Texto, dirección y titiritiero: José Ignacio Juárez Montolio. Música: José Ramón Vericad – CUTI. Diseños: María José Montón. Construcción: Teatro Arbolé. Diseño luces: Julio Sebastián.

Lunes 29 de diciembre de 2025. Teatro Arbolé.


Crítica de la obra Cinco lobitos en el Teatro Arbolé de Zaragoza: aprender entre lobos

Etiquetas: , , ,

28 diciembre 2025

El Borrador #2 en El Enjambre Lab

 



 El Borrador #2 Teatro Remix para el siglo XXI

La segunda acepción de la RAE define borrador como un texto provisional susceptible de modificación y desarrollo. En El Enjambre han afinado esta definición para implementarla en el mundo de las artes escénicas. Ellos la conciben como una revista escénico-literaria en vivo con piezas cortas, improvisaciones, escritura y performance.

La energía y el buen tono que se gastan Louis Well y Maria Aladrén para presentar el proyecto dio paso a una representación que tiene como objetivo conectar con el público mediante la participación activa que va más allá de la presencia física de quien recibe un mensaje. La finalidad es compartir en tiempo real un espacio escénico sobre el que fluye información en doble sentido. Los actores apelan constantemente al público al mismo tiempo que recibe y reacciona a los impulsos generados desde el patio de butacas. El espectáculos es a la postre un gran contenedor de contenidos donde lo importante es ese ejercicio tan científico de probar y probar para tejer el camino sobre el que transitar.

‘El Borrador’ tiene un sello particular. Un armazón contemporáneo que nos lleva hasta el concepto de teatro de la Grecia Clásica: Dar la voz al público para que exprese su protesta sin un control previo de la narrativa. Si en las primeras representaciones del teatro griego el público jaleaba la obra ganadora para convertirse en un acontecimiento político y social, los espectadores de ‘El Borrador’ hicimos propuestas para gritarlas en forma de protesta ciudadana. Cánticos al ritmo de una manifestación callejera que fueron evaluados por el volumen de aplausos recibidos. El ganador del concurso abogaba por la expulsión de los especuladores  del mercado inmobiliario hasta hacer efectivo el derecho que tienen todas las personas para acceder una vivienda digna.

A partir de ese momento de comunión surgió un proceso creativo que aunó eso que los estudiosos de las artes escénicas del siglo XXI han denominado teatro trasmedia, multimedia e intermedia. Una triada a la que se unió al representación de algunas escenas que hacían efectivo las proclamas de ‘Un manifiesto para momentos inestables’ firmado y asumido por los miembros de ‘El Borrador’

El teatro trasmedia busca la participación del público modificando los tiempos de recepción mediante un uso de la tecnología. ‘El Borrador’ conecta con los espectadores de dos maneras. La primera es convertir el  clásico programa de mano en un fanzine donde las escenas se presentan aunando sugerencia visual con músculo literario. La segunda consiste en escanear un código QR para acceder a uno de los textos que se van a representar. El espectador tiene la posibilidad de editarlo sin límites, se puede borrar, añadir, sustituir o inventar. El resultado final se representó mediante la lectura sobre sus teléfonos móviles de un actor y una actriz.

El teatro multimedia se expresa mediante nuevos lenguajes que suelen relacionarse con la tecnología. ‘El Borrador’ lo hace  de dos maneras diferentes. Con el uso eficaz y sugerente de proyecciones a modo de escenografía para ilustrar algunas escenas, y mediante una experiencia netamente audiovisual donde la imagen es un vehículo de lectura que te invita a seguir unas instrucciones con respecto al sonido. Un experimento que invita al público a jugar con su capacidad para percibir, separar o evitar diferentes ritmos y melodías.

El teatro intermedia propone la interrelación dramática de medios, que en este  caso consistió en la adaptación de un podcast conversacional al lenguaje del escenario. La herramienta utilizada fue la naturalidad de los actores para traspasar la percepción auditiva de la palabra, y acompañarla de pequeñas acciones que conformaron una actitud netamente teatral. Esa magia de convertir las palabras pronunciadas en habitantes del espacio escénico, una carnalidad que propicia la transición del audio original al boceto que empieza a dibujar unos personajes todavía en contrucción

El segundo punto de ‘Un manifiesto para un momento inestable’ que defiende ‘El Borrador’ se afirma que «La atención es nuestro material escénico. Creamos un oasis de curiosidad en medio de las ruinas de la economía de la atención» La economía de la atención es un concepto ligado a la monetización de los usuarios de internet. Desde su definición hace 20 años hasta la actualidad hay un nuevo factor que cambia todo el paradigma: La incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) cono catalizador de elementos que siempre han pululado por la red, pero que ahora conforman un corpus común donde el diálogo con la IA parece aunarlos en una lógica de conversación que nos tiene hipnotizados sin saber muy bien donde empiezan y donde acaban los diferentes contenidos. Información, intoxicación, entretenimiento y monetización del tiempo de navegación son cuestiones que se mezclan para en el mejor de los casos agitar la duda  nuestra neuronas, o simplemente caer en la trampa de un conversación donde la mercancía eres tú.

María Aladren salió a escena para conversar con una IA, poner en evidencia su condición algorítmica, y mostrar que su diseño solo tiene finalidad de mantener el contacto todo el tiempo posible. En un momento de la representación  el público participó en el diálogo y, aunque las respuestas circulares y alabanciosas de la IA provocaron muchas risas, quedó patente que detrás de lo que se nos vende como supuestamente inteligente hay una máquina que no comprende los vericuetos de una relación crítica de preguntas que requieren respuestas meditadas. El duelo deja en evidencia que la narrativa de la IA no va mucho más allá de gestionar, resumir, organizar y exponer la enorme cantidad de información que circula on line.

‘El Borrador’ asume el mundo inestable en el que nos movemos y lo traslada al escenario. Se trata de experimentar un método donde el error se entiende como el paso previo a probar algo diferente. Los fragmentos que se generan en ese proceso son susceptibles de ponerse en escena y así, lo realmente importante es mostrar una evolución que en realidad nunca termina, y cada nueva función es un nuevo techo en el camino.

David Diestre ha escrito una pieza titulada ‘La tercera voz’ que muestra esa inestabilidad en la representación. El punto de inicio recuerda al aroma clásico de unos personajes en busca de autor, pero su texto tiene el objetivo de revolucionar la representación desde dentro del propio texto, por eso los personajes no buscan quien los defina, ellos asumen que pertenecen al espacio escénico pero se rebelan contra lo que ya está escrito, y sus acciones en realidad cambian el mensaje que el autor ha dictado en el libreto. Es una manera de lleva a la práctica eso que ‘El Borrador’ llaman borrar y reescribir para probar algo nuevo. En ese ejercicio el espectador se enfrenta a lo imprevisible, en realidad no sabe si lo que se dice sobre el escenario es lo que está escrito, o son reacciones de los actores llevados por la construcción que ha hecho del personaje. Esa inquietud de no saber exactamente si el texto es el clásico trabajo cerrado y acotado, o es solo la excusa de una realidad mutante que se cambia en cada representación para probar otros fragmentos y observar como reacciona el público ante un teatro donde nada está fijado por completo.

La función terminó cerrando un círculo simbólico. Si al comienzo la conexión con el público fue mediante la política de la protesta que se grita en el ágora, en el epílogo fluía por unos cables de cobre que conectaba de manera física artistas y espectadores hasta enchufarse en el ukelele y la voz de Nines Carcelas. El rito era tan sencillo como cantar ‘La llorona’ en un karaoke. Una canción popular que ha transcendido generaciones, y que se ajusta perfectamente a la filosofía de ‘El Borrador’. De origen anónimo se han grabado multitud de versiones con letras diferentes… ya sabes de lo que hablo: escribir, borrar y volver a escribir para conseguir algo nuevo en cada representación. Se llama ‘El Borrador #2’ y nació en ‘El Enjambre’ un laboratorio colectivo para la comunidad artística de Aragón.

‘El Borrador #2’

Team Borrador: A Bontempi, A Pacheco Agudelo, D Diestre, E Pez, J Palomar, L Wells, M Aladren, M Eugenia Rubio, M León, M Tendi, M Valdearcos, M Wells, N Carcelas, R Conejero, R Herrero, R Muñoz Zuara, S Wells.

Sábado 13 de diciembre de 2025. El Enjambre

Etiquetas: , , , ,

27 diciembre 2025

Tarzán El Musical

 


Tarzán en la cuerda floja

Tarzán cuenta la historia de un bebé zarandeado por el vaivén del destino que lo deja al cuidado de una manada de gorilas, entre los que se siente el patito feo, hasta que toma conciencia de sí mismo, se transforma en héroe con categoría de Rey de los Monos y así, la jungla africana se convierte en un guiño a otro mito: el hombre hecho a sí mismo capaz de triunfar en la selva de la civilización occidental. La versión de Theatre Properties elimina el comportamiento violento del protagonista, lo introduce en un amable reencuentro amoroso con marchamo de cuento infantil, y defiende un espacio natural de diversidad frente a la especulación de los depredadores.

El teatro musical se nutre de la tensión entre palabra y música para producir una narración continúa coherente. Sin embargo el texto de Silvia Villaú se aleja de ese objetivo al reconvertir un personaje secundario para catalizar acontecimientos que se explican pero no se representan. Un recurso que disminuye la teatralidad, y limita el arco dramático de unos personajes que derivan en planos, monótonos y con poca emoción.

Este desequilibrio se compensa gracias a una heterogénea banda sonora de ritmos enlatados. Un pórtico atractivo que pone de relieve todas las voces solistas. La contundencia de Carlos Salgado como el malo de la historia, la energía de Silvia Villaú, la ternura maternal de Noemí Arribas, y los deliciosos duetos de una elegante Mireia Coma en el papel de Jane y un solvente Giampaolo Picucci como Tarzán.

La dirección mueve con acierto una puesta en escena en la que destaca el uso del cuerpo de baile con volteretas, la tela acrobática de circo y la energía del hip hop, hasta llegar al final con un vibrante número grupal. La vitalidad de todo el elenco con música y coreografía consigue un aplauso generalizado de los espectadores.

‘Tarzán El Musical’

Producción: Theatre Properties. Dirección, libreto y letras: Silvia Villaú. Música: José Enrique de la Vega. Coreografía: José Félix Romero. Elenco: Giampaolo Picucci, Mireia Gómez. Silvia Villaú, Carlos Salgado, Noemí Arribas y Nando González.

Martes 23 de diciembre de 2025. Teatro Principal


Etiquetas: , , , ,